Quantcast
Channel: T E A T R O N
Viewing all 8406 articles
Browse latest View live

Programación Expandida

$
0
0

Los asistentes al seminario MOV-S que se celebró en Galicia entre el 11 y el 13 de marzo participaron, de forma colectiva, en la elaboración de este documento sobre Programación Expandida.

Éste, junto con el documento sobre El Papel de los Museos y los Centros de Arte en relación a las Artes Vivas, están actualmente en proceso de redacción. El que os presentamos es un texto susceptible de cambios que iremos anunciando.

Ambos serán presentados ante diferentes instituciones públicas y privadas del Estado para intentar que pongan en práctica, a medio plazo, los modos de operar propuestos en los mismos. Esperamos que puedan servir como herramientas de trabajo para artistas y mediadores en el futuro.

Programación Expandida

El concepto de PE (Programación Expandida) es sumamente sugerente; amplía considerablemente la dimensión pensable de ?lo articulativo? con relación a las prácticas artísticas. Entender ?lo articulativo? como pragmática es interesante, pero tal vez reduce el sentido de todo lo que ?lo articulativo? puede llegar a implicar. ?Lo articulativo? también redefine el sentido de la teoría, muchas veces descuidada en el proceso de producción artística, o sobrevalorada de manera excesiva: lo teórico es parte indisoluble de la práctica artística, más en un tiempo de expansividad subjetiva, como es el actual. Es, por eso, interesante pensar en lo que se ha llamado PE como una co-implicación entre lo teórico y lo pragmático en un nivel en el que los creadores (o los gestores) no meramente reproducen un discurso repetido clónicamente en los medios, en una red de espacios más o menos afines, etc. sino que la PE despliega e innova lo discursivo; hay que comprender que ?lo discursivo? no se refiere solo a la dimensión verbal humana, sino a la dimensión lingüística humana en general. Lo lingüístico es también, como resulta obvio, la danza cuando esta se desarrolla, cuando está en movimiento. Por lo tanto, desarrollar un lenguaje propio (un discurso singular, motivo en cierto modo de la PE) significa también abrir nuevos campos posibles para la práctica, extendida ésta hacia dimensiones aún no pensadas de lo que puede llegar a ser lo artístico. En este sentido las artes vivas son un canal adecuado para realizar tal expansividad del sentido clásico de arte, museo (o espacio artístico) y sujeto creador (o espectador).

Apunto ?sobre las ideas generadas en el MARCO, provenientes del trabajo conjunto en San Simón? notas a cada una de las expresiones, e incluyo algunas notas más, a fin de que realicéis el trabajo de síntesis necesario. No es mi propósito definir nada de modo cerrado, sino simplemente ayudar a crear un sentido cooperativo para eso que se podría entender como una práctica colectiva (la PE, por ejemplo, como símbolo de ello) que más allá del qué de su contenido, muestra un horizonte común de trabajo. El horizonte común de un sujeto colectivo que busca ampliar el sentido ordinario de lo que es arte, de lo que es pensamiento, de lo que es también sociedad y vida en común. En última instancia se puede leer la idea de que el arte y la vida conviven en un espacio de metamorfosis donde la creación se conforma como un medio de crítica, conocimiento y experiencia.

Entonces, se dice que

La PROGRAMACIÓN EXPANDIDA (PE)

1/ Opera como un Ecosistema.

Hay una continuidad entre todos los elementos que forman parte de la PE. Si una entidad o museo acepta participar de ese proyecto de articulación propiciado por la PE se compromete a una serie de cosas, entre ellas estar abierto a una expansión de su conectividad, lo que implica darse-en-red, establecer sus recursos dentro de una red posible de creadores y agentes que co-gestionarán esos recursos. La idea de la PE puede ser vista en el flujo interminable de la naturaleza: el ecosistema artístico (teórico, social) es un émulo del ecosistema natural en el que estamos todos unidos. Si la naturaleza funciona en redes interconectivas, ¿por qué los espacios de arte no van a funcionar así?

2/ Contiene la producción y la práctica artística.

Todo espacio que se una a la PE deberá abrirse a una lógica constructiva en la que desaparece la vieja idea neoclásica del espacio museístico absoluto, como lugar de registro y ordenamiento de datos, objetos, rarezas o información. La vieja idea del espacio museístico como espacio de ?muestra? se transforma en la de espacio productor y receptor de articulaciones artísticas de todo tipo, dentro de un contexto nuevo. Ese nuevo contexto implica una generación unitaria de lo productivo y lo generativo. El espacio que se acoge a una PE se compromete a romper el monólogo que se suma a lo en boga, de manera que se arriesga a innovar (producir) articulaciones creativas (prácticas) aún no pensadas. Comprometerse con la PE es disponer en la gestión del espacio una serie de recursos (físicos, materiales, económicos, cognitivos) para que éste hecho sea realizado. El espacio museístico como lugar de variétés se transforma en laboratorio generador de prácticas e hibridaciones en lo productivo (vid. nuevas formas de producir). El espacio que articula una PE se compromete sensu stricto a que eso se realice.

3/ Adviene una contractuación que implica un acompañamiento. He modificado la frase original: ?Creación de un contrato que implique un acompañamiento (que desarrolla una interactividad)?.

Todo espacio que comience a articular un tipo de PE realiza un contrato (virtual, pero también físico, legislativo) por el que comienza a abrirse a un proceso de co-gestión con otros espacios vinculados a la PE, en una red de espacios que legislan prácticas expansivas en su programación. Por ejemplo, pensemos en un espacio nuevo (E) que empieza a querer realizar un tipo de articulatividad expansiva; inicialmente se vincularía a un grupo de gente (habría que ver qué gente, de qué tipo: ¿mediadores? ¿sujetos intermedios entre los espacios vinculados a una PE?) que acompañaría en el proceso de transformación de las prácticas ortodoxas que E generaba, para hacerse partícipe de las formas y prácticas de los espacios vinculados entre sí a través de la PE. En este sentido se puede pensar que cada E nuevo dispone de una serie de recursos para que un Consejo formado por un número X de personas vinculadas a otros espacios con trayectoria en la PE ayudan a co-gestionar el nuevo E que comienza a vincularse a ese tipo de nuevas prácticas. Este proceso de acompañamiento y co-gestión se puede extender en el tiempo todo lo que sea necesario. Cada E necesitará un asesoramiento, acompañamiento y co-gestión más o menos intensa. Pongamos un ejemplo: el espacio Ágora (de Coruña) quiere vincularse a ese tipo de articulatividad. Se inicia un proceso de acompañamiento y co-gestión en el que ?pongamos por caso? 1 gestor de Alhóndiga, 1 gestor de Graner y 1 gestor de Medialab-Prado realizan una serie de entrevistas, consejos personalizados, co-gestiones, etc. encaminadas a un desarrollo de la PE dentro del espacio (recién incorporado) de Ágora. Podrían involucrarse ese tipo de figuras (¿mediadores? ¿sujetos intermedios? ¿delicados Hermes?) que producen la comunicación intersubjetiva entre cada nuevo E y el cúmulo de espacios ya adheridos, desde hace tiempo, a la PE.

4/ Proyecta espacios y eventos atravesados por la experiencia lúdica. La frase original era: ?Permeable a la fiesta o lo lúdico?.

Es una idea muy clara. El espacio que se compromete a la PE realiza una disposición de su lugar como ámbito para el intercambio y para los encuentros no necesariamente profesionales, en el sentido que otorgamos al término hoy día; se abre, por tanto, a la creación de un espacio para el gozo y lo lúdico. Se tiene en cuenta, en todo evento proyectado dentro de la articulatividad de la PE, la cuestión de la diversión, el ocio, el aprendizaje humanístico, lo lúdico de aproximarse a la obra, a las prácticas, sin por ello perder el rigor y la profundidad. La PE genera la posibilidad de un homo ludens.

5/ Despliega un diálogo. La frase anterior era: ?Un código de comunicación propio del ecosistema y al mismo tiempo abierto?.

Cada lugar (por la vinculación con la PE y los acompañantes procedentes de otros espacios artísticos) comienza a revertir la idea clásica de espacio cerrado sobre sí mismo, monologal, absoluto, para abrirse a la dinámica, el cambio, la metamorfosis y la investigación. Cada espacio, de este modo, va ?con el tiempo? perfilando un discurso (un lenguaje) que lo caracterizará y que es puesto en diálogo con los otros espacios y con los sujetos que habitan el espacio, sean creadores o personas que asisten a eventos que allí se realicen. Se podría sintetizar como: Cada espacio aprende, progresivamente, en el proceso de acompañamiento, a conversar de un modo propio, gracias al factor guía que dispone la PE. La PE hace, por lo tanto, conversacional el proceso de proyección articulativa del espacio.

6/ Está abierto a nuevas interactividades y en conectividad con otros espacios, prácticas y géneros. La frase anterior era: ?Gestión conectiva, abierta e interactiva?.

Entronca con el punto 1 (el Ecosistema) y 5 (el Diálogo). Cada espacio vinculado a una PE desarrolla una gestión (mediada ?si es necesario? a través de una co-gestión de acompañamiento) que tiene la singularidad de ser abierta (no habrá oscurantismo en el proceso gestor, ni juegos de gestión privativa: la subjetuación jerárquica debe estar al margen), interactiva (debe estar dispuesto a aprender nuevos códigos comunicativos y desarrollar aperturas hacia ámbitos en los que aún no hubiese trabajado) y conectiva (se compromete a estar en red, conectado a otros espacios donde se realizan gestiones semejantes).

7/ Transparencia contractual / administrativa. Queda incluido en el punto 7, referido a la gestión horizontal.

7/ Se da una gestión horizontal. La frase anterior era: ?Sistema de gestión horizontal?.

Está conectado con 6 (conectividad, interactividad). La idea de horizontalidad aquí implica la puesta en marcha de recursos propios del espacio a (1) los acompañantes del proceso de co-gestión de la PE en cada nuevo espacio y a (2) las personas ?no vinculadas al espacio? que van a participar en alguno de los eventos que ese ha desarrollado en su programación. La idea de horizontalidad entraña el hecho del compartir. El espacio hace compartibles sus recursos, no se da una gestión vertical de los mismos, sino que se ponen en funcionamiento, no quedan parados, guardados. Esto es interesante vista la inmensa cantidad de recursos posibles con los que cuentan muchos espacios y que están totalmente desaprovechados.

8/ Genera una interfaz emotiva en el espacio habitable. La frase anterior era: ?Acompañamiento del proceso de quien genera el discurso por todos los canales?.

La PE es emocionalmente interfáctica: hace aproximarse a los creadores y los asistentes a las prácticas creativas, pero también a los gestores y a los creadores, o a los gestores y los asistentes. La PE genera una interfaz emotiva. Es habitual, en la mayor parte de los espacios vinculados a prácticas artísticas, encontrarse una separación, una distancia entre dos niveles totalmente dicotomizados (el espectador y el creador, el espacio y el gestor, etc.). La PE hilvana un trayecto emocional que implica una co-participación aproximadora, corazonadora, y por lo tanto vinculada con el conocimiento, el aprendizaje, la sensibilidad. La PE no se dirige a la mente, se dirige ?en primera instancia? a lo sensorial, lo emocional, al corazón. Sobre este punto hay que pensar muchas posibles prácticas colectivas en espacios artísticos. Las artes vivas tienen mucho que decir en esto, dada su proximidad a ?lo táctil?, ?lo corpóreo?.

9/ Cohesión argumentativa en el discurso. La frase anterior era: ?Claridad y coherencia del discurso de la programación expandida?.

En general la idea de claridad y coherencia va ligada a la idea de cohesión de la producción y de la práctica (punto 2), y del diálogo (punto 5). Todo espacio que participa de la PE tiene una singularidad, una identidad particular, que hace que tenga un poder específico, y por lo tanto una visibilización de su propio modo de operar claramente distinguible. Ese es el fin mismo de toda práctica colectiva desarrollada en un espacio a través de una PE: llegar a devenir una singularidad creadora, que permite pensar y crear de un modo nuevo, colectivo y personal abriéndose, además, a la posibilidad creadora de un universo experiencial. Cada espacio casi se podría decir que inventa una experiencia.

* * *

Dos ideas sintéticas sobre la PE.

I. La PE articula un espacio co-gestor de prácticas artísticas no verticales.

La PE se podría sintetizar, en un nivel, como una herramienta articuladora de espacios (psicológicos, virtuales, físicos) donde se ejecuta una gestión de prácticas artísticas no verticales, entendiendo lo vertical como un tipo de relación entre (los sujetos, los creadores, las instituciones) que dispone una separación entre la producción y la práctica, el creador y el espectador, el gestor y el artista, el espacio en sí y las cosas que suceden en ese espacio. La PE reconecta los polos fragmentados, las prácticas enfrentadas, las polaridades que no encuentran resolución o síntesis.

II. Las artes vivas como motor de cambio del paradigma de espacio artístico.

Por otro lado, se podría incidir en las artes vivas dentro de la PE, en el sentido en que se habló varias veces: las artes vivas dibujan una nueva relación entre los elementos clásicos que constituyen la idea de museo o espacio artístico (espectador?obra; productor?artista, etc.), de manera que dadas las grandes mutaciones que se están dando en nuestro tiempo, las artes vivas pueden operar como conductoras de la mutación en curso, de esta mutación epocal, en la que el sentido clásico de muchas instituciones está siendo transformado. El sentido vago, impreciso del que se envuelven muchos espacios contemporáneos (de arte y/o prácticas artísticas) se puede transformar, guiando el proceso las artes vivas, en algo más fluido, dinámico, generativo de aspectos de vida (teoría, pensamiento, conocimiento, otra percepción estética, etc.) no incluidos en el contrato clásico de lo museístico.

* * *

Ideas sueltas vinculadas a la PE.

1. Legitimar / legislar prácticas artísticas no ortodoxas.

2. Se da (desde la PE) Formación, Pedagogía, Conocimiento, Corazonamiento.

3. Se trabaja el Discurso.

4. Se está abierto a una Transformación social, de manera que hay una apertura hacia un sujeto nuevo (no pasivo sino pro-activo, co-generador de la interpretación: la PE da herramientas para la interpretación).

5. El arte se convierte el mecanismo transformador de la subjetividad. La PE es un instrumento de socialización, también un elemento de re-vertebración social.

6. Regeneración del contrato institucional, obligación de acompañar un proceso de gestión co-operativo.

7. Dejar siempre abierto un espacio de gestión vinculado a la articulatividad de las artes vivas.

Descargar en pdf


Vamos Patricia sácame a bailar que tú lo haces fenomenal

$
0
0

andreas-gursky-99-cent

Fotografía de Andreas Gursky 

1.En los supermercados está de moda lo no artificial, lo libre de aditivos, colorantes y conservantes; el cartón, el papel reciclado, el color marrón y el color verde; así, supuestamente, es la vida de verdad: inocente, de una naturalidad desbordante, con tipografía manual, como si Adán y Eva no hubiesen sido expulsados ??jamás del Paraíso. Todos somos cándidos y todos somos buenos y todos somos angelitos condenados a una vida terrenal que no nos pertenece. Tampoco nos salgamos de madre. Todo esto se ha convertido en nuestro de Frankestein, ahora autónomo y rebelde, escupiéndonos en nuestra bonita y preciosa cara.

Lo no artificial llega a resultar más artificioso que el artificio presentado como tal. No hay que hacer visible el truco: hay que no ocultarlo. Visibilizar el truco resulta igual de artificial que esconderlo. Un escenario nunca será el dormitorio de tu casa y un espectador al que no conoces, nunca será, de buenas a primeras, tu amigo íntimo. Solo hay tentativas. Fracasos. Empeños imposibles. ¡Benditas tentativas!, ¡benditos fracasos!, ¡benditos empeños imposibles! El escenario siempre es obra; lugar de construcción; arquitectura.

La magia -la convención-, arroja, en su buen uso, una verdad más profunda que lo falsamente natural. Me refiero a no buscar lo natural como fin y como medio. ¡Qué antiguo, la vida! ¡Qué ingenuidad la del artista pos-pos-posmoderno!

2. "Hay quienes van al teatro, los más, a ver y oír lo que ven y oyen todos los días, solo que literatizado y estetizado un poco, a mirarse en el espejo de la realidad cotidiana, y por eso no voy yo allí. Los sujetos allí representados son los mismos que me están amargando y atosigando de continuo la vida." Unamuno dixit.

3.

Hace algunas semanas pasó por Madrid Patricia Caballero. Dentro del Ciclo Intermitencias del Asombro. En La Casa Encendida. Comisariado por Ana Buitrago. Diferentes artistas afines fueron invitados para mostrar sus obras en diálogo con el trabajo de La Fuller. Necesario reivindicar a La Fuller. Inmensa. Carlos Marquerie/Compañía Lucas Cranach, Fernando QuesadaJaime Conde-Salazar, Paula Caspão, los Playdramaturgia , etc

4.

Otro Perro Paco aprovecha y reivindica el cine fantástico de  Segundo de Chomón .

5.Desde hace tiempo escucho -de gente en quien confío- buenas referencias sobre el trabajo de Patricia Caballero. Como era una buena oportunidad para verla; fui. También impartió, dentro del mismo ciclo, un "laboratorio de movimiento" llamado: El estado de la danza. Conversaciones con la luz y la gravedad. Sigamos. Soy un exagerado si digo que en el patio de La Casa Encendida había más de veinte personas. Este es otro tema del que ya se ha hablado en Perro Paco, de pasada, en otras ocasiones. Nota: convendría abordarlo más en profundidad. Un pequeño comentario al respecto podría ser: es una lástima que propuestas interesantes pasen tan desapercibidas. Hay un problema claro en las políticas culturales. Pero no vale echar constantemente balones fuera. Creadores (algunos) y gestores culturales (algunos) de vanguardia o últimas tendencias o cómosequierallamar; deberían ver qué diantres se hace mal situándose ellos mismos en el centro de la crítica. El diablo no es lo otro. El diablo empieza en nosotros. Si hay que romper paredes que sea, en primer lugar, con nuestras cabezas.

6.Patricia Caballero nació en Cádiz en 1987. Está interesada, según nos dice la ficha, en ?los procesos perceptuales y relacionales y las prácticas y estudios sobre el cuerpo? y ?sus trabajos oscilan entre el documental escénico, el objeto danzante, la intervención urbana y el autorretrato fotográfico?. Todo eso dice la ficha. Y también dice que ?ha desarrollado su investigación coreográfica en diferentes países, apoyada por instituciones como Iberescena, La Porta, Barcelona, RE.AL, Lisboa?. Por desgracia La Porta se nos fue: DEP. Hijosdeputa. Se puede leer su proyecto de Iberescena, Lo raro es que estemos vivos (2012), aquí, y se puede ver en el vídeo que pondré al terminar con este párrafo. Y algo sobre João Fiadeiro, padre del RE.AL, nos lo dijo Un Perro Paco al hablar de Claudia Días, acá. Obras de Patricia Caballero son, entre otras, ?Simulacro de simulacros (2008), Cómo congelar fantasmas (2008), Hazañas e incidentes (2007) o 50 Hz (2006)?. Los títulos de las obras de Patricia están bastante bien. Entrevista con Patricia con motivo de SISMO, allá. SISMO también se nos fue...

7.

Chronoscopio, Patricia Caballero

La primera pieza, de las dos que veremos, es Chronoscopio. Obra de 2010. Patricia Caballero está cansada de bailar. Patricia Caballero pone a bailar a los objetos. Frente al cuerpo y su política; los objetos y su política. Dos ventiladores miran al cielo. Encima de uno de ellos pende una bombilla; sobre el otro, un micrófono. Su danza, gracias al aire que sube agitado, es hipnótica, ligera y, a la par, honda. Danzan, mientras se gradúa la intensidad de los ventiladores, con diferentes movimientos circulares. La atmósfera. Las respiraciones sofocadas del micrófono, entrecortadas, exhaustas.

De pronto aparece en escena un coche teledirigido. Sobre él una batidora haciendo el pino. Baja una gran bolsa con bolitas de corcho blanco, la turmix abre un agujero en la bolsa. El corcho cae. El coche, con alguna que otra dificultad, abandona la escena. Los ventiladores comienzan a recoger el poliespán del suelo y a menearlo por el aire. Suenan como tracas de pequeños petardos. Sus movimientos son azarosos e infinitos. Juego de luces. Lucecitas de colores. La luz rebota en el poliestireno expandido y hay miles de luciérnagas y una tormenta de nieva y fuegos artificiales y espermatozoides mirados bajo la lupa de un microscopio y galaxias y estrellas y todo lo que mi atención quiera ver. De pronto luz roja y un volcán, de pronto luz blanca, de pronto otra luz. Aquí hay mucha Fuller. Me gusta. A mi parecer el ritmo de la pieza está bien: tienes que tener el día para habitarlo, aunque mi acompañante pensó que el tiempo estaba estirado en exceso.

Para acabar sale Patricia a escena, retira los dos ventiladores y mueve los péndulos: péndulo bombilla, péndula micrófono; haciendo una perpendicular. Su trayectoria dibuja una cruz en el suelo y Patricia se tumba allí. Quietecita. Palus y patibulum. Al final hay un giro. Me gustaría ver un posicionamiento frente al hombre y frente al mundo, algo amargo, que termina por redondear esto que acabamos de ver. En el final del fin Patricia agarra la bombilla y la desenrosca. Muerte. Oscuridad. Hasta aquí hemos llegado. Eso sí, el público, perplejo, no supo muy bien que eso era la conclusión de todo aquello.

8.

La segunda pieza es Aquí gloria y después paz?marzo de 2014: Veinte años cosechando destrezas físicas. Y quien dice cosechando, dice acumulando, coleccionando. Esta pieza me pareció menos interesante que la primera. Tengo que decirlo. Origen y final se complementan. Patricia Caballero tiene aura en escena, algo especial, bonito; no hay duda, pero quizá haya que dar al público (aunque sean quince almas en pena) más cosas para hacer de un trabajo algo memorable.

Patricia Caballero nos cuenta su vida. Que si quiso dejar de bailar. Que su infancia. Que su pueblo. Que el martinete que cantaba una gitana gorda. Que si trabajó escuchando esa canción una y otra vez. Y se pone a cantar y me gusta y me pone la piel tontorrona. Que si ha aprendido muchas cosas estúpidas en su vida y que las intenta olvidar para hacer hueco a las nuevas. ¿Es posible borrar la memoria de un cuerpo? Que si la Fuller ha influido en su trabajo y nos lo ilustra con algunos movimientos. Que si hablo muy bajito como si os contase un secreto al odio. Que si tengo los ojos así que veo como movido. Que si la electricidad funciona así o asá y me lo ha explicado mi novio y yo establezco un paralelismo con la escena del que no estoy muy segura y es algo lioso, pero no pasa nada porque sois mis confidentes y esto sólo son los retazos de un diario, de una vida, de mi vida. Y también que si hago algunas variaciones a partir de un cuerpo y hago así como que deformo el cuerpo y se hace algo grotesco, algo comedia del arte, esas cosas.  Y también que mando poner luces para estar constantemente fuera de foco. Y también que me acerco mucho a la primera fila para que los de la tercera fila apenas se enteren.

La bragas con las nubes estampadas de Patricia Caballero me gustan. Ahí hay un signo que me remite a la primera pieza y me gustan. Pero ahora se me hacen demasiado angelicales. Patricia necesita bailar con el público y no para el publico. Supongo que ese es uno de los secretos de las artes escénicas. Nunca bailar para uno mismo, bailar para esos otros que también son uno mismo. El yo universal. Sácame a bailar Patricia, si me quedo aquí un poco más morirá el mundo que me presentas porque estoy desconectándome de ti.

El caso es que merece la pena. O no. Ya no lo sé. Mientras escribo esto la pieza me va gustando más, quizá pasados unos días mi cabeza haya organizado algo de aquello. Mi sensación a la salida de no fue la misma. Me lo haré mirar. Eso siempre está bien.

Otro Perro Paco

LA DUREZA VERTICAL DE TANIA ARIAS

$
0
0
Artículo publicado en El País
La bailarina madrileña presenta hasta el domingo en el Teatro Pradillo 'Infinito ? besos =', pieza en construcción con otros compañeros.
La ?otra? danza madrileña resiste. Esa es una de las buenas noticias de este estreno. La otra buena nueva: el paso firme y la voluntad de no extinción de una de las bailarinas con más fuerza escénica de la capital: Tania Arias Winogradow. Hoy, Arias presenta Infinito ? besos =, pieza en construcción para la que esta madrileña se hace acompañar, habitar, para luego exorcizar, por compañeros de ruta cercanos: el bailarín canario Mauricio González, el actor Juan Loriente, la bailarina y coreógrafa Mónica Valenciano (Premio Nacional de Danza 2012) y un invitado que prefiere mantenerse en la sombra y se hace llamar Manuel D?Emmergence. La pieza tuvo su primera confrontación escénica en noviembre pasado en la Sala DT. ?Esa es la idea, continuarla. En DT estaba de manera primigenia, muy cruda, y ha ido desarrollándose, hemos seguido colaborando, se ha unido Mónica Valenciano que se enganchó y comprendió desde donde podíamos hacer viéndolo en DT? Esa es la intención, seguir trabajando y poder abrirlo al público cada cierto tiempo como ahora en Pradillo?, explica Arias sobre esta pieza que ha contado con apoyo de La Casa Encendida y que estará dentro de la programación de Madrid en Danza a finales de este año. Pero no fue siempre así. Esta pieza es el resultado de un periplo largo donde una bailarina formada con Ullate, que abjuró del clásico y fue transformándose con creadores como La Ribot, Mónica Valenciano o Mathilde Monnier, decidió seguir bailando fuese como fuese. A Tania Arias ha sido difícil verla trabajar en estos últimos años. Alguno puede haberla visto bailar con Estela Lloves en el festival hecho en pisos particulares Living Room de Madrid, en la Sala Nasa de Galicia justo antes de desaparecer  o en la inauguración del Teatro Pradillo con una pequeña pieza, El último salto de Nijinsky? Y quien lo ha conseguido ha tenido la oportunidad de ir viendo conformarse una mirada en escena. Porque Arias cuando baila mira el mundo. Lo escruta con ojos fijos, con mirada dura. Mirada conformada por mismas cantidades de determinación que de fragilidad, de exposición que de técnica, de libertad que de duda. La suya es una técnica vertical, que rechaza la floritura pero que acaba dejando entrar en tensión lo poético. Danza como ejecución, pero ejecución con grietas, donde el espectador intuye una lucha no explícita del intérprete por poder encontrar un movimiento justo que pueda retener y defender como propio. Es difícil explicar cuál es la fuerza de un bailarín en palabras pero al mismo tiempo es evidente como espectador cuando la ves hoy que te encuentras ante un ?bicho escénico?. Pero el camino no ha sido fácil. SEGUIR LEYENDO AQUÍ

FRINGE "RELOADED" O LA INVASIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL

$
0
0
Articulo publicado en El Pais
Riesgo, originalidad y atrevimiento, estos son los adjetivos con los que el equipo de dirección del festival quiere que se identifique el Fringe. Una experiencia que comenzó en el Centro Cultural Conde Duque hace dos años, que el año pasado creció ya con Matadero como centro neurálgico y que tiene su tercera cita con los madrileños el próximo mes de julio. Pero el Fringe, organizado y financiado completamente por el Ayuntamiento de Madrid, quiere expandirse. No solo espacialmente, el año pasado ya estuvieron presentes en varias salas y espacios madrileños, sino también temporal e ideológicamente. Su nuevo objetivo: intervenir uno de los espacios escénicos madrileños más tradicionales, el Teatro Español. Nace el Refringe. El Refringe, que comienza hoy, consta de cuatro semanas y cinco propuestas ya presentes en ediciones pasadas del festival y sobre las que su director, Joan Picanyol, afirma: ?No se trataba de programar lo mejor, pero si espectáculos que fueran muy representativos de lo que el festival ha sido y es y llevarlo a un teatro con un público que normalmente no va a ver este tipo de teatro?. Así hoy, en la Sala de los Balcones del Español, inaugurará el certamen la propuesta de la artista plástica Cecilia Molano y la bailarina Magdalena Garzón, Partitura inestable, un trabajo en el que la pieza se va creando entre la interacción del trazo de Molano y el movimiento de Garzón y donde se une la danza, el video-performance, la reflexión cercana y la vertiente poética. SEGUIR LEYENDO AQUÍ

El Papel de los Museos y los Centros de Arte en relación a las Artes Vivas

$
0
0

Los asistentes al seminario MOV-S que se celebró en Galicia entre el 11 y el 13 de marzo participaron, de forma colectiva, en la elaboración de este documento sobre El Papel de los Museos y los Centros de Arte en relación a las Artes Vivas.

Éste, junto con el documento sobre Programación Expandida, están actualmente en proceso de redacción. El que os presentamos es un documento susceptible de cambios que iremos anunciando.

Ambos serán presentados ante diferentes instituciones públicas y privadas del Estado para intentar que pongan en práctica, a medio plazo, los modos de operar propuestos en los mismos. Esperamos que puedan servir como herramientas de trabajo para artistas y mediadores en el futuro.

Una mirada interconectada entre artes vivas, centros de arte y museos

A la hora de afrontar la relación entre artes vivas y espacios museísticos, la creación de un programa, el comisariado de un ciclo, la oferta de formación, la adquisición o el archivo de performance, danza contemporánea y/o propuestas escénicas, son varios los estratos o niveles de acción y decisión que han de estar directamente implicados y los perfiles y redes de trabajo que puedan suponer, hoy, recursos accesibles.

Este documento, resultado de un proceso de trabajo y redacción colectivas iniciado en el marco de MOV-S, aúna la experiencia de profesionales, mediadores, creadores e investigadores con el objetivo de identificar las bases y condiciones necesarias para una correcta conexión entre artes vivas y centros de programación artística. Dicha conexión se encuentra estructurada aquí en tres grados o estratos:

Un primer estrato de conexión compuesto por las artes vivas actuales en general y el proyecto-programa de la institución cultural. Esta relación, basada en el hecho de que las primeras, en tanto manifestación de la creación artística contemporánea, son objeto del segundo y afectan, y han de dejarse afectar, por todos y cada uno de los elementos implicados en el funcionamiento de un centro artístico o espacio museístico. Esto se traduce en que la investigación, el conocimiento y las especificidades técnicas y teóricas de las artes vivas han de estar presentes en:

  • los criterios y metodologías empleados para la creación y fidelización de públicos
  • la definición de líneas curatoriales
  • el diseño de planes de formación y actividades didácticas del centro o museo
  • la creación de protocolos administrativos
  • el plan de difusión y comunicación del centro o institución
  • los planes económicos destinados a la producción y a la investigación
  • los programas de reflexión y pensamiento
  • las políticas de archivo y documentación
  • el plan de adquisiciones

Un segundo grado de conexión es el que tiene lugar entre las acciones específicas de cada centro o museo, ya sean programas o ciclos, y las líneas curatoriales de su programa anual. Éstas deben responder al trabajo de comisariado de un perfil profesional específico, tal y como sucede en el caso de la toma de decisiones sobre el programa expositivo del centro o museo. De no ser posible la intervención de un profesional para establecer una interrelación adecuada con el objeto de la programación, resultará necesario acudir a la contratación o firma de un acuerdo de colaboración con un mediador o mediadora especializada o al asesoramiento y colaboración con una red de trabajo de centros de ámbito nacional ya establecida.

El programa de mediación entre artes vivas y centros de arte y museos que este proceso de trabajo ha constituido, ofrece la posibilidad de contar con el asesoramiento especializado de un colectivo de nueva formación de expertos voluntarios. Éstos prestarán sus servicios como contrapartida a la adhesión al presente programa, que se realizará mediante la firma de un acuerdo de colaboración en los términos especificados aquí. al cumplimiento de ciertas condiciones de transparencia, voluntad de continuidad y buenas prácticas en la contratación de programas, profesionales y creadores de artes vivas y a la participación activa en un posterior proceso de evaluación de resultados.

El tercer grado de conexión en la relación entre artes vivas y espacios de exhibición o producción artística es el que se da entre el artista y el centro de arte o museo. En este estrato fundamental es necesario que se explicite al artista, en el momento de la contratación o de la propuesta del acuerdo de colaboración, el contexto de programación en el que se inserta su producción. De este modo la conexión imprescindible entre la obra o producción artística y la producción de conocimiento defendida por el trabajo curatorial del centro o museo dotará de una mayor coherencia y eficiencia al espacio, al presupuesto y a las condiciones técnicas empleadas para su producción, exhibición y difusión. Esta contextualización en el interior del programa global del centro o museo, ha de surgir del diálogo profesional con el artista de manera que éste pueda establecer, en colaboración con aquél, un protocolo de uso, contextualización y producción de la obra la autoría de la cual se corresponda con él como último responsable de la pieza.

En cuanto a la necesidad de generar estas condiciones de producción y exhibición se refiere, el artista es corresponsable, junto al centro o museo, del destino de la pieza. También ha de conocer el contexto discursivo, temporal y espacial en el que se va a enmarcar. Esto incluye saber qué relación contextual se va a establecer con el público y con la comunidad, tanto profesional y especializada como ciudadana, para la construcción de un ámbito de trabajo y responsabilidad final cómodo y adecuado para ambas partes. En este proceso resulta fundamental el papel proactivo del artista a la hora de aportar las claves necesarias para una adecuada contextualización de su obra entre el público del centro o museo.

De todo lo anterior se deduce que los procesos de producción y exhibición de la obra de artes vivas, y de cualquier otra disciplina artística, en el interior de centros de arte y museos han de estar conectados mediante una mirada recíproca capaz de interpretar e imaginar. Es decir, capaz de construir un marco adecuado para su exhibición, entendiendo ésta como un proceso, no sólo de visibilización, sino también de formación, investigación, experimentación, educación, adecuación material, discursiva y económica, documentación, archivo, adquisición, difusión y conservación, en el que artistas y centros de exhibición deben ir de la mano.

Descargar en pdf

Avance programación encuentro Bilbao

$
0
0
El encuentro MOV-S en Bilbao se celebrará entre el 26 y el 31 de mayo de 2014 en AlhóndigaBilbao.

A partir de diferentes propuestas de actividades, los contenidos del seminario MOV-S en Bilbao siguen abordando la idea de la ARTICULACIÓN. En este seminario pretenden lo siguiente:

  • Ofrecer herramientas de pensamiento y operatividad para poder desarrollar Programaciones Expandidas en los espacios de programación, públicos y privados.

Entendemos por Programaciones Expandidas aquellas que se despliegan en todas las prácticas artísticas en relación con los espacios en las que se realizan, las comunidades en las que se vinculan y los dispositivos que se activan.

  • Desarrollar una propuesta específica con el fin de generar un espacio de confianza para la visibilidad internacional de los artistas para que, así, puedan operar de modo expandido en otros territorios.
  • Conocer el contexto del País Vasco hoy en relación a las Artes Vivas, descubrir dónde están situados ahora los artistas, qué están haciendo, cuáles son sus proyectos y qué les preocupa.

Actividades programadas

Para acercarnos a las metas anteriormente citadas, proponemos las actividades que podéis consultar en la sección Programación.

1. Talleres de formación

Taller: Composición en Tiempo Real para mediadores

26, 27, 28 y 29 de mayo, de 10 a 14 h AlhóndigaBilbao Inscripción: gratuita Dirigido a: programadores, mediadores culturales, curadores, artistas, educadores y cualquier otra persona con interés en mediar entre artistas y ciudadanos Plazas limitadas (25 personas)

La Técnica de Composición en Tiempo Real (CTR) creada por el artista portugués João Fiadeiro nace en el contexto de la danza contemporánea la cual, atravesando las fronteras de las artes performativas, ha devenido un método de investigación sobre modos de encuentro.

Se utiliza siempre en relación con el otro. Aún siendo aplicada en el contexto del arte, es decir, estético, su uso es ético. Ayuda a tomar decisiones asertivas, adecuadas al entorno. Tiene como utopía la vivencia colectiva, el estar juntos, sea tanto en un contexto artístico como social.

La CTR abre un espacio laboratorial dónde es posible ensayar otros modos de hacer, capaces de pensar y actuar sobre el presente (cultural, social, político) a partir de una perspectiva estética.

Situándose en los intersticios dónde arte y política se tocan, la CTR es también una herramienta de trabajo para lidiar con lo desconocido sin guión predefinido. En ese sentido puede ser entendida como una técnica de (sobre)vivencia frente a lo que está por venir. Su práctica se estructura a partir de un marco espacial, temporal y funcional, y es soportado por principios orientadores móviles que se encuentran en permanente (re)formulación.

Taller: Curadoría: la mediación entre varios. Con Catarina Saraiva

27 y 28 de mayo, de 10 a 13 y de 15 a 18 h AlhóndigaBilbao Inscripción: gratuita Dirigido a: programadores, directores artísticos, curadores y otras personas interesadas en la programación artística Plazas limitadas (25 personas)

Hablar de curadoría significa hablar de contextos, artistas, financiaciones, espectadores. Todo esto es parte de un trabajo complejo pero necesario en las artes escénicas. En un mercado con muchas solicitudes y exigencias, el curador asume el rol de mediador, teniendo puentes entre todos los participantes y componentes del mismo.

Catarina Saraiva es productora, curadora e investigadora de artes escénicas, post-graduada en gestión cultural y Master en estudios escénicos. Formó parte de la dirección de Alkantara de Lisboa asumiendo, entre 2007 y 2009 la dirección artística del espacio. Entre 2010 y 2012 participó y desarrolló proyectos de curadoría e investigación en Madrid en colaboración con La Casa Encendida y Matadero Madrid. Colaboró, fundó y desarrolló varias redes nacionales e internacionales en artes escénicas y estudios en el ámbito de las políticas culturales en Portugal y en Europa. En septiembre de 2011 inicia su colaboración con el festival Panorama, del que es directora artista desde 2012.

2. Dispositivos de acercamiento a los artistas locales

Itinerarios personales

29 de mayo, de 11 a 14 h AlhóndigaBilbao Actividad exclusiva para artistas locales e invitados nacionales e internacionales No es posible inscribirse

Bis a bis entre un artista local y los invitados. Un paseo por la ciudad de Bilbao a través de la mirada de un artista local para charlar sobre su visión del contexto para las Artes Vivas en el País Vasco hoy.

Entrevistas a artistas

29, 30 y 31 de mayo, tras la programación del Encuentro de Nuevas Formas Escénicas 3, 2, 1 AlhóndigaBilbao Entrada libre

Un espacio radiofónico para conocer las singularidades de algunos artistas del País Vasco.

3. Prototipos

30 y 31 de mayo, de 9:30 a 13:30 hAlhóndigaBilbaoInscripción: gratuitaDirigido a profesionales de las Artes Vivas con experiencia en el terreno concretode cada prototipo y con interés en trabajar juntos en un caso de estudioPlazas limitadas (25 personas). En caso de superarse las inscripciones, la organización haráuna selección en función al perfil profesional y la adecuación al objetivo de cada prototipo

Los prototipos se desarrollarán a partir de 3 mesas de trabajo pilotadas por profesionales que propondrán un caso de estudio y una metodología para que, entre todos, podamos imaginar y poner sobre el papel una experiencia en relación al tema que formulamos.

El último día habrá un espacio de encuentro entre todas las personas que han trabajado en ellos y se presentarán los documentos generados durante los dos días. Los diferentes encargados del pilotaje se encargarán de terminar estos documentos tras el encuentro y se difundirán a través de la web y las redes sociales de MOV-S.

Prototipo Plataforma

Mesa de trabajo para generar un prototipo de proyecto que tenga como objetivo crear un espacio de confianza para la visibilidad internacional de los artistas. Pilotado por Natalia Álvarez Simó (gestora cultural).

Prototipo Prácticas Artísticas Críticas

Mesa de trabajo para generar un prototipo de proyecto sobre cómo incorporar, de forma normalizada, las prácticas artísticas críticas en los espacios de programación. Pilotado por Idoia Zabaleta (artista y mediadora).

Prototipo Interinstitucionalidad

Mesa de trabajo para generar un prototipo de proyecto para establecer una relación interinstitucional a medio plazo entre un artista y/o mediadora y una estructura pública. Pilotado por Ania González (comisaria, crítica cultural y mediadora).

4. Presentación de proyectos

29 y 30 de mayo, de 15:30 a 17:30 AlhóndigaBilbao Entrada libreAforo máximo: 100 personas

En el marco de MOV-S se presentarán una serie de proyectos que, de algún modo, ya operan bajo las prácticas que hemos estado abordando en las diferentes actividades en Galicia y las programadas en el encuentro de Bilbao (talleres, prototipos, paseos...). Desarrollan Programaciones Expandidas a través de relaciones de interinstitucionalidad que tienen lugar de forma articulada.

Los proyectos confirmados hasta la fecha son:

- Ser traducción. Por Blanca Calvo e Ion Mundate- Proyecto Bulegoa. Por Beatriz Cavia, Miren Jaio y Leire Bergara- Contrato Interinstitucionalidad. Por Ania González- Proyecto Alhóndiga. Por Fernando Pérez

Inscripciones abiertas hasta el 11 de mayo. Descarga el avance de programación en pdf.

Yo creo en las consecuencias de la música

$
0
0

Nando Cruz: ¿Qué es la demagogia?

Nacho Vegas: En un sentido político, puede referirse al líder que arenga a las masas apelando a cosas que tocan la fibra sensible y son un engaño. Pero cuando me acusan de demagogia por mi disco no sé a qué se refieren. Se incide mucho en que tiro de cliché al hablar (en Actores poco memorables) de un policía torturador. No sé si es tópico porque exagero la realidad o porque vivimos rodeados de canciones sobre represión policial. En ninguno de los dos casos lo veo así.

El resto de la entrevista de Nando Cruz a Nacho Vegas para El Periódico aquí

Vacaciones de primavera

$
0
0
El equipo de Teatron se va de vacaciones unos días para celebrar la llegada de la primavera. Mientras tanto, Teatron continuará funcionando como de costumbre. Los robots de Teatron no necesitan descansar pero los humanos de nuestro equipo sí que lo agradecen, así que sólo los servicios que necesitan una intervención humana dejarán de funcionar durante estas vacaciones de primavera. Paisaje de montaña Durante las vacaciones no actualizaremos ni los destacados ni la agenda. A cambio os dejamos una portada con un regalito: el interesante proyecto Querido Youtube, que acaba de trasladarse al archivo de Teatron a petición de sus creadores. Si no lo conocéis, o no tuvisteis tiempo de disfrutarlo en su día, estas vacaciones pueden ser un buen momento para perderse entre sus videodiálogos. Os lo recomendamos. Pásenlo bien. Volvemos en unos días.

PAR4SIT3 | Pablo Rega y Chus Dominguez

$
0
0
PAR4SIT3 | Pablo Rega y Chus Dominguez
20 de Abril / 21h
Par4sit3 es un proyecto que investiga la relación entre luz y sonido, ahondando en el mundo analógico basado en el los tempranos principios del cine, utilizando como fuentes dispositivos de sonido no convencionales y la captación de la luz que estos emiten para generar imágenes sincronizadas. El trabajo propuesto se divide en varios puntos: -La investigación y diseño de nuevas formas de generar sonido a través de dispositivos a veces autónomos que generan sus propios ciclos. -Investigación de nuevas formas de proyección y tratamiento de imagen, recurriendo a principios de ?cine expandido? trabajando con el elemento mas básico de la generación de imagen, la luz y su ausencia. -La relación tanto del sonido como de la imagen con el espacio en el que son representadas. Concebido como una acción para ser realizada en directo, Par4sit3 no descarta las posibilidad de que esta derive en ser representada en formato instalación. Par4sit3 es ademas y sobre todo un encuentro entre el realizador Chus Domínguez y el músico Pablo Rega buscando un espacio para la reflexión. un aperitivo:http://vimeo.com/84877198CHUS DOMINGUEZ Creador audiovisual que, siempre en la órbita del cine de no ficción, ha ido extendiendo su trabajo a otras disciplinas como el site specific, las artes escénicas, el archivo y el trabajo colaborativo en Internet. Sus videocreaciones y piezas cinematográficas han sido seleccionadas en numerosos festivales internacionales. Chus Domínguez trabaja con elementos provenientes directamente de la realidad para construir a partir de ellos narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético, siempre a la búsqueda de nuevos modos de representación de lo real. Parte de su obra profundiza en la relación entre la imagen en movimiento y las artes escénicas como la danza, la performance y la música, a través de colaboraciones con diferentes artistas. Sus videocreaciones y piezas cinematográficas han sido seleccionadas en festivales internacionales como Oberhausen, Vila do Conde, Tampere, IndieLisboa, Cinespaña, Mediawave, Zinebi, Seminci, Huesca, Zemos 98, L?Alternativa, etc., y se han proyectado en foros como CGAI, MUSAC, Reina Sofía, La Casa Encendida, Off LImits, Artium y cadenas como RTVE o Arte.http://plat.tv/autores/chus-dominguez#bioPABLO REGA guitarrista y músico electrónico. Desarrolla su actividad dentro de la música improvisada y experimental. Ha tocado en numerosos festivales y colabora con diversas formaciones y proyectos: "Neumática" con Alfredo Costa Monteiro, "IED8", "Piensan los pies" junto a Nilo Gallego "Yavestruzcomoandamios" con y Nilo Gallego, "Z1C0" con LAR. Legido y Tom Chant, "AH-UNHA" ensamble de improvisación, "BRUITAGE" con Tom Chant y Javier Carmona y "Banda Crebinsky" y "Reptilian Mambo". Realiza instalaciones sonoras colaborando con el escultor y escenógrafo Oscar de Paz, y piezas para diferentes festivales de arte y tecnología. Ha colaborado con el colectivo "Binaural" en Portugal y a realizado numerosas bandas sonoras para diferentes compañías de teatro como Chevere (Galicia), Ladanaus (León), Los Corderos (BCN), Antigua i Barbuda (BCN), PlayGround (BCN) Diego Anido (BCN /Galicia), así como para diferentes proyectos de cine y documental. Ha dirigido formaciones como la orquesta O.M.E.GA (Santiago de Compostela) y la Banda de Improvisadores de Barcelona (BIB). Como compositor realiza piezas a partir de la manipulación y fabricación de dispositivos de sonido tomados de diferentes fuentes y materiales, tanto electrónicos como acústicos investigando la relación entre sonido y espacio. http://pablorega.blogspot.com.es/

Fechas

20-04-2014 21:00h

Acció conjunta tragantDansa, nunArt i La Caldera pel DID

$
0
0
ACCIONS DE DANSA + DANSA + DANSA 26 ABRIL (DID 14) 
baixa-resol_-imatge-traswalAcció conjunta tragantDansa, nunArt i La Caldera
amb motiu del Dia Internacional de la Dansa
dissabte 26 d'abril a les 18h a nunArt Guinardó
tragantDansa proposa TRASWALTZ (Vol. I)
Creació i interpretació del Col·lectiu El gallineR: Alba Agueda, Eva Benedicto, Iera Delp, Joana Esteve, Alba Gimeno
nunArt proposa La vida era
Treball en procés sobre la nova peça de Laura Vilar i Miquel Barcelona (residents estables de nunArt Guinardó)
La Caldera proposa Bujaraloz by night
Viviane Calvitti al ball i en Carles Santos al piano
Activitat gratuïta a nunArt Guinardó · Carrer del Telègraf 67-71 [M] Guinardó-Hospital de Sant Paucartell

JAM SESSION DE DANSA AMB MÚSICA (DID 14) - 27 ABRIL

$
0
0
IMG_4412OKcreditsPETITAJam session: CLASSE + JAM OBERTA (dansa i música en directe)18h classe Contact improvisació amb Ester Momblant19:30 a 21:30h Jam oberta  (dinamitza Ester Momblant, i amb la música de Gerard Torrents)contribució: 5? classe + jam, i 2? jama tragantDansacartell

DEL 18 AL 26 DE MAYO VISITA DEL ARTISTA JOAN CASELLAS/ RESIDENCIA/ TALLER/ ENCUENTRO

$
0
0
Os queremos comunicar la visita a MATSU del reconocido artista catalán Joan Casellas en el campo de la performance y la poesía visual. Le hemos invitado a una residencia artística en MATSU Creación del 18 al 26 de Mayo. Los días 23 y 24 de Mayo imparte un taller centrado en la práctica, historia y documentación de la performance en España. Además de artista, a Joan Casellas le debemos el legado del archivo AIRE creado en el año 1992 especializado en la performance así como el Festival Internacional La Muga Caula dedicado a la performance y poesía visual desde el 2005. El día 24 celebramos el III Encuentro de ARTóN en MATSU. La propuesta para este encuentro consiste en realizar un recorrido por las antiguas vías del tren Madrid-Almorox hasta el Puente de Hierro. Mirando atrás, encontramos historias interesantes y una que nos encanta es el Viaje a Almorox que el Grupo ZAJ realizó en 1965. En el festival contamos con artistas de reconocido prestigio como son: Nieves Correa, Abel Loureda, Pepe Murciego, Belén Cueto, Domix Garrido, Isabel León entre otros. (en breve toda la información en la web de MATSU) Los participantes del taller tendrán la oportunidad de presentar su trabajo. www.arton.es Se puede ver toda la información AQUÍ SOBRE MATSU MATSU está ubicado en el Parque Regional del Río Guadarrama, siendo un nexo para el encuentro, cruce, intercambio y experimentación de diferentes expresiones y disciplinas artísticas contemporáneas. El espacio es una finca con distintas construcciones: casa, estudio, cabaña, carpintería, inaugurado en enero del 2012 por la artista y fotógrafa Ana Matey y el músico Igor Sousa siendo además su espacio de trabajo y vivienda. Se encuentra en el límite fronterizo entre el campo y la ciudad, a 25 kms de Madrid, entre Villaviciosa de Odón y Navalcarnero. Es por ello que tiene especial interés en la reflexión e investigación artística sobre lo fronterizo, ¿qué ocurre en esos espacios liminales?. Un lugar en constante construcción y abierto a diversas intervenciones. Hasta el momento: didáctico, creación, residencias artísticas y cuidado/aprendizaje del entorno.

NARRATIVAS 23/ CABAÑA PARA TRANSITAR UN FRAGMENTO DE CAMINO

$
0
0
La artista Camila Tellez durante su residencia en AZALA trabajó en la re-inscripción en el paisaje del fragmento de carretera que se ve desde la terraza exterior de la cabaña  nº 2. La Curva. Para la acción realizada el 23 de marzo de 2014,  Camila entregó a sus compañeros una grabación para ser escuchada mientras le acompañaban en la realización de la acción. La grabación se llama Cabaña para transitar un fragmento de camino y contiene fragmentos sonoros de la cabaña nº2 y fragmentos de un programa de radio que habla sobre el situacionismo. 

Bagunçar o gênero

$
0
0

Laerte

Laerte

Ellos dicen representación. Nosotros decimos experimentación. Dicen identidad. Decimos multitud. Dicen domesticar la periferia. Decimos "mestizar" el centro. [...] Dicen disforia, transtorno, síndrome, incongruencia, deficiencia, minusvalía. Decimos disidencia corporal (1).

E Fazer bagunça com o gêneroé o que disse Miriam Chanaiderman, a diretora do documentário De gravata e unha vermelha, apresentado no 19º Festival Internacional de Documentários É tudo Verdade.

Este trabalho mostra um conjunto diverso de personagens que, de maneira muito pessoal, constroem a própria identidade a partir da escolha de gênero. Por tanto, fazer bagunça com o gênero significa produzir outros modos de vida a partir de novos valores, de vínculos interpessoais e da criação de redes de afeto e cuidado. O filme dá conta dessa pluralidade de sujeitos múltiplos capazes de criar vidas habitáveis sob a opressão de uma sociedade heteropatriacal.

Cada depoimento é uma demonstração das possibilidades infinitas na criação e experimentação do gênero. De Ney Matogrosso (criando uma imagem dificilmente classificável como ferramenta para zombar à censura durante a ditadura militar) até o designer de moda Dudu Bertholini (o qual se considera um gender fucker), ou Bayard (Ex-Dzi Croquettes) ou também, Letícia Lanz (a presidenta da Associação Brasileira de Transgênero).

Algumas das expressões artísticas têm um componente lúdico-humorístico, como é o trabalho do cartunista Laerte. Em face àquilo diferente e novo, sob a moral de um sistema cultural, o humor dela age como uma forma de insurreição e de provocação.

Eduardo Laurentino é designer de chapéus e mora em São Paulo. A vestimenta dele me lembrou o New Look que Flavio de Carvalho usou na Experiência nº 3, em 1956. Para Flavio, o traje do homem ocidental era incómodo e não adaptado ao clima tropical e à vivência metropolitana (2). Na série de artigos sob o título A Moda e o Novo Homem, afirmou que a roupa é uma "defesa anímica" que "protege e permite a ousadia".

E essa ousadia foi a que levou a Flavio para um passeio com o traje tropical na Experiência nº3, vestido de saiote, com uma blusa de náilon vermelha de estranho corte, sandálias de couro, meias de bailarina e um chapéu de pano transparente. Eis a roupa do futuro. "Uma tentativa de revolução na indumentária masculina", segundo a manchete do Diário (3). Uma forma de subverter os elementos culturais da divisão do gênero e questionar as convenções sociais da época.

A multidão acompanhou ele durante o percurso. O pessoal agitado berrava "ridículas são nossas gravatas...", "esse deve ser o tal smoking de baiano"... Segundo Flavio, a roupa deve ser multicolorida para o homem deixar de ser tão obtuso, tão burro. Aqui já apontava para uma crítica aos parâmetros da masculinidade.

No documentário, Eduardo sai à rua e é interpelado por um passante. Ele faz referência à Experiência nº2 do Flavio, considerada uma das primeiras performances na história da arte brasileira. Esse performer antropofágico caminhou no sentido contrário na procissão de Corpus Christi visando estudar o comportamento da multidão.

Além de um performático precoce foi cosmopolita, questionador e um libertário. No IV Congresso Pan-americano de Arquitetura (1930) apresentou uma tese bem curiosa: A Cidade do Homem Nu. O homem do futuro precisava apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e o pensamento. Apresentar sua alma para pesquisas; procurar a significação da vida (4).

O projeto urbanístico de Flávio era organizado em zonas diferenciadas concêntricas: o Centro de Ensino e Orientação do Homem ou o Centro Hospitalar e o Centro da Erótica, um laboratório onde se agitam os mais diversos desejos (5). Ele compreendeu a sexualidade como uma experiência continuada, sem restrições, nem sacrifícios. O homem nu descobriria novos desejos sem repressão e projetaria a energia e o libido livremente. Todo um projeto urbanístico utópico tropical!

Aliás, os diversos personagens do documentário admitiram ter grandes dificuldades nas relações sexuais. Sabemos que a sexualidade é um elemento fundamental na construção de nossa subjetividade, mas também é magnificado. Frente à sociedade, parece quase uma obrigação ter que lidar com isso

Pensando nisso, me lembrei da primeira exposição do projeto El Palomar, Lo más revolucionario hoy es ser casto o tener una vida sexual frustrante (Barcelona, 2013). Os artistas MarioKissme e R. Marcos Mota realizaram uma crítica ao consumo sexual cujo engano é fazer sentir aos cidadãos mais livres.

Após do visionado, tivemos o prazer de conversar com Miriam Chanaiderman e João Nery. Ele apontou para algumas das dificuldades no cotidiano da comunidade transexual. Por exemplo, a distribuição binária nos sanitários públicos, a vestimenta, as questões relativa à saúde, entre outras.

João é o primeiro transexual brasileiro. Foi operado pela primeira vez em 1977. Apesar de que a operação não o fez mais homem, como afirmou, foi o início de todo um percurso vital muito complicado. Tem publicado as memórias no livro Viagem solitária - Memórias de um Transexual 30 Anos Depois.

No ano passado começou a tramitação de um projeto de Lei de Identidade de Gênero do deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) e da deputada Erika Kokay (PT- DF). Ela estabelece o livre desenvolvimento da pessoa conforme sua identidade de gênero e ser identificada dessa maneira nos instrumentos que acreditem sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s da imagem e do sexo com que é registrada neles. Essa lei já foi aprovada na Argentina. Vamos torcer pela aprovação aqui no Brasil. Isso seria um grande avanço em matéria de liberdades democráticas.

Na atualidade, os temas clássicos do feminismo tais como o aborto, a violência, a sexualidade, o trabalho doméstico e o acesso ao mercado laboral são ultrapassados pelas problemáticas que atualmente trabalham os movimentos transfeministas: a construção da subjetividade e da corporalidade, a pornografia, o trabalho sexual, a patologização da transexualidad...

As lutas transfeministas têm superado as diferenças de raça, sexualidade e classe social para assumirem (e celebrarem) a heterogeneidade. O sujeito mulher é excludente e já não dá conta das discussões relativas aos gêneros. Agora, um dos desafios na tarefa crítica dos transfeminismos é produzir as condições de possibilidade para atingir mudanças nas esferas social e política.

NOTAS

1. Preciado, B. Decimos revolución. Prólogo de Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. Tafalla Nafarroa: Txalaparta, 2013.

2. Robert Moraes, A.C. Flavio de Carvalho. O performático precoce. São Paulo: Brasiliense S. A. 1986.

3. Ibid,2.

4. Carvalho. F. Diário da noite. 01/07/1930.

5. Ibid, 4.

 

IN_PRESCINDIBLES | convocatoria abierta IN primavera 2014

$
0
0

¡¡¡Hola!!!

A B R I M O S una nueva convocatoria para todos aquellos artistas, performers, actores, coreógrafos y creadores que quieran compartir sus procesos escénicos y performáticos. -Un espacio abierto para la creación? -Un lugar para probar, pensar y equivocarse, para la reflexión y el intercambio? -Un espacio donde colocamos al espectador en la posición de testigo, compartiendo ese momento de fragilidad y a la vez de fortaleza que tiene la creación in_acabada. Sin duda un momento que desprende toda la potencialidad de los trabajosFecha límite de envío de propuestas: 20/05/14Fecha de presentaciones: 7 y 8 de junio Envíos a: info@lapoderosa.es>>LEER BASES imagen original: Lawrence Weiner 

11è ANIVERSARI ANTIC TEATRE 23/04/2014

$
0
0
PROGRAMA: 17-20h. Caracterización fantástica y talleres de manualidades para niños 19.00h. Actuación de las vecinas del Casc Antic "Ritme en el temps" 19.15h Concierto Crapulesque (Punk, rock) 20.15h. Concierto Antic Teatre Band (Versions punk) *Y durante toda la tarde: CAKEFUNDING!! Venta de merienda preparada por las vecinas del Antic Teatre para ayudar a financiar el proyecto comunitario "Ritme en el Temps". C/ VERDAGUER I CALLÍS 12, 08003 BARCELONA TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITASVÍDEO ANIVERSARI 2014 >>>Evento del Facebook >>>

Cosas que han sucedido en estos últimos tiempos y no he contado.

$
0
0
(Otro escrito en dos partes)1. Dance, Dance, Dance.Captura de pantalla 2014-04-17 a las 23.17.46 Pieza coreográfica creada e interpretada por Magdalena Leite y Aníbal Conde, ambos de origen uruguayo pero residentes en la Ciudad de México. La obra se comenzó a desarrollar dentro del proyecto Arrecife del Colectivo AM el año pasado[1], en un búsqueda nostálgica de los integrantes del mismo de regresar al cuerpo como punto de partida para desarrollar una coreografía. De esta primer premisa para comenzar Arrecife y por ende Dance, Dance, Dance, Leite y Conde eligieron trabajar sobre las danzas en el cine y de jugar a darle vida a algo que para ellos existe en un material muerto: el celuloide. Seleccionaron así algunas coreografías de películas como: Naranja Mecánica, Bandé a part, Flashdance, entre muchas otras, las memorizaron y las trasladaron a escena. Los coreógrafos e intérpretes tuvieron un muy buen tino al elegir hacer la pieza desnudos, logrando así darle mayor fuerza al cuerpo, hacerlo visible en su totalidad y conseguir un toque de madurez a las coreografías que por momentos descontextualizadas del cine y del desarrollo de una película, podrían observarse, aún no sé bien por qué, un poco infantiles. Tengo dos dudas respecto a este trabajo, el cual disfruto mucho ver principalmente por la interpretación de Magdalena y Aníbal, la cual es muy fresca. La primer duda tiene que ver a como ellos enuncian el trabajo: ?Se seleccionó una serie de piezas de danzas de películas que fueron estudiadas y aprendidas tomando en cuenta cada plano y corte para luego llevarlas a escena.? Me resulta imposible descubrir la parte de los planos en la pieza, sólo observo planos generales, cuerpos completos. No sé si realmente sin la ayuda de la cámara esto es posible o si les faltaría lograr encontrar la forma de trasladarlo de verdad a escena, entendiendo que es un dato importante para ellos y es por eso que lo remarcan; aunque en realidad yo como espectadora no lo considero necesario. En el caso de los cortes es muy claro y de hecho la coreografía es así: cortada pero fluída. Dándole un juego al cuerpo en relación al tiempo, experimentando esta manera de entender el tiempo en el cine más no en la escena. Logrando que algo te suceda como público que se esfuerza, (el esfuerzo como una virtud), a entender la construcción, los saltos de un baile a otro y la búsqueda de fluidez desde un lugar muy personal. La segunda duda tiene que ver con el intento de llevar el cine a la escena ya no desde las danzas si no desde su estética, lo que me parece que está resuelto desde un lugar un poco obvio. Una pantalla baja al principio de la obra sobre esta se proyecta un trailer con créditos y una vez terminada la proyección se levanta, siendo en ese momento que los cuerpos entran a escena, y es ahí también, que para mí, realmente empieza la obra. Con lo anterior no logro conectarme, me anuncia algo muy fuerte para algo que apenas esta empezando: Vamos a jugar al cine. ¿Qué pasaría si esto no sucediera, si esta elección estética estuviera trabajada desde las luces, el tiempo y los espacios escénicos? Lo que en realidad sucede pero desde lugares más sutiles y más avanzados de la pieza y entonces sí me puedo relacionar con esta idea, así sí me animo a jugar al cine. Aclaro que agradezco mucho como coreógrafa que una pieza me produzca estas dudas, pues me hace profundizar, cuestionar y rever mi trabajo. No lo vivo, para nada, como fallos de la pieza.Dance, Dance, Dance se presentó el 17, 18, 19 y 20 de abril en el Teatro de la Danza y se presentará a finales de junio y principios de Julio en el Teatro de la Ciudad. Para más detalles de la pieza, la cual tiene todo un dispositivo más allá de la escena y de lo que yo estoy compartiendo les dejo aquí la dirección: http://cargocollective.com/arrecifedancedancedance/inicio

mini-ciber-collage para recordar

Introducción al trabajo de Amaranta Velarde

$
0
0
Este viernes 25 de abril a las 20h30 Amaranta Velarde presenta su nuevo trabajo "Hacia una estética de la buena voluntad" en la Secció Irregular. Para aquellos que no conozcan sus piezas anteriores, publicamos aquí un par de vídeos como introducción. En los próximos días publicaremos también materiales relacionados con Luz Broto y EVOL, que actúan en la misma sesión. Y en este link podéis ver "Against architecture vol. 2" 

Santiago de Chile: La terraza

$
0
0
Si llevas horas recorriendo el gran Santiago desde La Legua hasta Recoleta intentando convencer a gente para que se sume a tus locuras escénicas, si has pasado horas en skype intentanto rastrear a tu novia o a tus hijos, si la escenografía que has planificado ligera y fácil de trasladar pesa 200 kilos y no hay quien se la eche en los hombros y si para más inri (escribo en semana santa) son las 12 de la noche y en todo el día solo te has tomado tres cafés, dos cervezas, una cocacola y un helado de agua... no padezcas, no hay porque sufrir, plántate en la primera calle de Vicuña Mackenna viniendo desde Plaza Italia, siéntate en la terraza de La Terraza (si es que has pillado sitio, cosa difícil) y pídete un Schop de medio con un Lomito Italiano y disfruta. Resumiendo, te acabas de pedir medio litro de cerveza Escudo y un sandwich gigante de lomo de cerdo que reboza tomate, palta y mayonesa por todos sus costados. Y además de ser gigante está muy bueno. Y además es barato. Y además puedes disfrutrar de toda la fauna santiaguina que  a esas horas se deja caer por el sitio buscando la misma tabla de salvación que tú. Imperdible, aunque solo sea para ver al tio que lleva 30 años cantando canciones de The Beatles y que cada vez se parece más a Musiquito y menos a John Lennon. Y si no te gustan los sandwichs puedes pedir cualquier otro plato típico chileno que en general todos están muy bien en La terraza: cazuela, humitas, ajiaco, pescado frito... Y si quieres una cerveza que este mejor que la guerrera Escudo pidete una Kunstmann Torobayo!!! Restaurant: La terraza. Dirección: Avda Vicuna Mackenna 24. Plaza Italia. Santiago de Chile. Metro Baquedano. Teléfono:+56 (0)2 222 9789 

Viewing all 8406 articles
Browse latest View live